STEP UP! Belgian Dance and Performance on Camera 1970-2000 – Chapter 1, ARGOS Center For Art and Media

STEP UP! Belgian Dance and Performance on Camera 1970-2000 is an exhibition series hosted by the Argos Center for Art and Media. The program on offer will run over a 9-month period. It is divided in three chapters and focuses on dance and performance as viewed through the lens of filmmakers and artists hailing from Belgium.

STEP UP's first chapter encompasses two group shows, the first one closes on November 13th and the following chapter will be on display from November 16th until December 18th, 2016. The last two chapters are scheduled for Spring and Summer 2017. If the first iteration of STEP UP! is representative of the exhibition series as a whole, this dynamic and well-orchestrated exhibition foreshadows an exciting cycle of events.

STEP UP! Chapter 1 installation view.

STEP UP! Chapter 1 installation view.

STEP UP! Chapter 1 sheds light on thirty years of Belgian creative output at the junction of video and the performing arts. It brings back to mind that Belgium has been a fertile ground for dance and that Brussels was once considered the contemporary dance capital of Europe. Eight films are presented featuring choreographies by Anne Teresa De Keersmaeker, José Besprovsvany, Michèle Anne De Mey, Vincent Dunoyer, Roxane Huilmand and Marc Vanrunxt. The works vary in length (five minutes to an hour), format (color or black and white) and time of production (spanning from 1978 to 2001). They are presented simultaneously in Argos' ground floor gallery, a spacious dark room segmented into well-defined viewing spaces created by colored panels and the screens themselves.

The works are displayed in a variety of ways, allowing for a rich viewing experience in which the visitor can decide to focus on a singular work or to view the works collectively, drawing connections between the eclectic yet related selection of moving images and performances. The films are either projected on large cinema-like surfaces (Rosas dans Rosas, Thierry de Mey, 1997 and Muurwerk, Wolfgang Kolb, 1987), on TVs installed on stands at eye-level (Superposition, Filip Francis, 1978; Dance of the Seven Veils, Anne-Mie Van Kerckhoven, 1991 and Evento, Marie André, 1986-1987), on a TV monitor positioned on the floor (Super-Superposition, Luc Deleu, Filip Francis & Wout Vercammen, 1978) or on large rear projection screens that add transparency and a sculptural quality to the films in permitting viewing from both sides (The Princess Project, Vincent Dunoyer, 2001 and Face à face, Eric Pauwels, 1989).

STEP UP! Chapter 1, installation view.

STEP UP! Chapter 1, installation view.

Although each work has a dedicated sitting space, the layout doesn't encourage the viewer to contemplate the films in isolation or to dedicate her/his full attention and time to each and everyone of them. Some works are more engaging than others and the group presentation of eight audiovisual works in the same space entails that the sounds of the different pieces inevitably blend into each other in a mood-creating yet somewhat dissonant way.

The common thread binding the works resides in the presented films' cinematic value, one that exceeds the mere recording and documenting of a live performance or dance. As the curators of the show Andrea Cinel and Ive Stevenheydens put it: "Of importance is that the videos on view are also creative (...) the works included in the exhibition were almost all intended to be films." The camera is used as an observation tool and, through various cinematic techniques, the filmmakers heighten the viewer's perception and experience of the dancers' movements. The resulting films add another dimension to the choreographies they document and to the performances they record and act as a springboard to explore plastic forms.

While Thierry de Mey uses a musical soundtrack, fast-paced editing and jump cutting between performers in close-up frontal takes to echo the repetitiveness and endurance-based character of Anne Teresa De Keersmaeker's Rosas dans Rosas, Eric Pauwels conveys the fluidity of Michèle Anne De Mey and Pierre Droulers' steps in Face à face by accompanying the dancers' movements with his camera. Some filmmakers adopt a less mimetic approach and experiment with superimpositions to create a distinct aesthetic (Anne-Mie Van Kerckhoven's kaleidoscopic rendering in Dance of the Seven Veils of Marc Vanrunxt's performance) and to convey an additional layer of meaning that couldn't have been communicated in the live performance. The Princess Project, in which Vincent Dunoyer overlaps two video recordings filmed at the same angle and distance of him performing, is a case in point: the superimposition creates a fictional mirror image of Dunoyer as he engages in a duet with his spectral alter ago.

Rosas dans Rosas, Thierry De Mey, 1997, 54', colour, sound.

Rosas dans Rosas, Thierry De Mey, 1997, 54', colour, sound.

Face à face, Eric Pauwels, 1989, 38'30”, colour, sound and Muurwerk, Wolfgang Kolb, 1987, 26'56”, b&w, sound in the background.

Face à face, Eric Pauwels, 1989, 38'30”, colour, sound and Muurwerk, Wolfgang Kolb, 1987, 26'56”, b&w, sound in the background.

The Princess Project, Vincent Dunoyer, 2001, 27'20”, colour, silent.

The Princess Project, Vincent Dunoyer, 2001, 27'20”, colour, silent.

The cumulative effect of viewing these films simultaneously creates a compelling visual environment that pulses to the rhythm of the choreographies. I felt drawn to walk throughout the space, taking in parts of the films at a time and going back to the ones I was most curious about. I was particularly enthused by Wolfgang Kolb's Muurwerk in which the camera acts as a framing device, containing dancer and choreographer Roxane Huilmands' movements in a claustrophobic black and white quasi-photographic space. The static shots and the wall against which she performs along with the dramatic use of music, convey the sense of a constricted space limiting and conditioning the dancers movements.

Muurwerk, Wolfgang Kolb, 1987, 26'56”, b&w, sound.

Muurwerk, Wolfgang Kolb, 1987, 26'56”, b&w, sound.

I found that there was something mesmerizing about the experience of feeling my eyes examine and take in these works together, jumping from one screen to another in order to follow the differently scaled dancers entering and exiting the various frames that coexist in this cinematic gallery space. The energy emanating from the performers and dancers in the films is palpable and I felt their presence in an almost tactile way.

As the curators note in discussing Face à face by Eric Pauwels (1989): "Filming dance often brings up the basic questions of cinema: where should the director position the camera and how should it move? When and how should the director edit the recorded material? Filming dance means dealing with a contradiction: showing the performance in its choreographic dimension, in its duration, but also rewriting the body of the dance in the movement of the camera, in the editing." STEP UP! Chapter 1 is a welcome opportunity to experience the creative ways in which different practitioners have addressed and answered these questions in Belgium and I'm looking forward to more.

 

Argos Center for Art and Media, Werfstraat 13 rue du Chantier, 1000 Brussels, Belgium.

Copyright © 2016, Zoé Schreiber

“Listen to your eyes”: une journée au Voorlinden Museum

Le Musée Voorlinden à Wassenaar en Hollande vaut le détour. Cette fondation privée se situe dans une banlieue huppée de La Haye, à deux heures de route de Bruxelles. Conçu par le bureau d'architecture rotterdamois Kraaijvanger Architects, cet espace ample et lumineux abrite et propose au public, depuis le 11 septembre dernier, la collection d'art moderne et contemporain de l'industriel hollandais Joop van Caldenborgh. En sus des nombreuses galeries, le musée dispose d'une salle de conférence, d'une somptueuse bibliothèque conçue par l'architecte d'intérieur milanais Andrea Milani et d'un atelier de restauration. Les baies vitrées qui encadrent le musée donnent sur un jardin "sauvage" imaginé par le paysagiste Piet Oudolf à qui l'on doit la High Line de Manhattan.

Deux expositions temporaires figurent au menu inaugural, Ellsworth Kelly : Anthology et Full Moon.

La première exposition met à l'honneur le peintre et sculpteur américain Ellsworth Kelly qui s'est éteint le 27 décembre 2015 alors que les préparatifs de l'exposition étaient en cours. Ellsworth Kelly : Anthology est la première rétrospective européenne consacrée à l'artiste depuis son décès et la première aux Pays-Bas depuis l'exposition de 1979 au Stedelijk Museum d'Amsterdam.

Cette exposition, conçue par Joop van Caldenborgh en personne en collaboration avec le curateur Rudi Fuchs, présente les magnifiques "shaped canvas" et panneaux monochromes, les collages ainsi que les dessins de cet artiste majeur. Blue Ripe (1959), qui est l'une des premières oeuvres collectionnées par van Caldenborgh, accueille d'entrée de jeu le visiteur. Des oeuvres prêtées par le MoMA de New York et La Tate de Londres, entre autres, viennent compléter la collection du Musée Voorlinden. L'architecture "sur-mesure" du musée sert d'écrin optimal aux oeuvres présentées. La sensation d'osmose entre le lieu et les oeuvres m'a rappelé la sensation que j'avais ressentie lors de ma visite de la fondation DIA:Beacon dans l'Etat de New York aux Etats-Unis, et ce n'est pas peu dire!

Ellsworth Kelly, Blue Ripe (1959)

Ellsworth Kelly, Blue Ripe (1959)

Ellsworth Kelly : Anthology est à voir au Musée Voorlinden jusqu'au 8 Janvier 2016.

Ellsworth Kelly : Anthology est à voir au Musée Voorlinden jusqu'au 8 Janvier 2016.

La seconde exposition temporaire intitulée Full Moon, propose une mise en bouche non linéaire d'oeuvres qui figurent dans la vaste collection de M. van Caldenborgh. M. van Caldenborgh et la curatrice Suzanne Swarts nous montrent et pour ne citer que quelques exemples, un tableau de Jan Sluiters qui sert de tremplin à l’exposition, un Marcel Broodthaers qui dialogue avec un tableau de René Magritte, deux photographies de Rineke Dijkstra, une installation d'Esther Tielemans mais aussi un portrait-relief d'Yves Klein, deux natures mortes de Morandi, une oeuvre de Robert Gober, la table à trois pieds d'Ai Wei Wei, un lit de Guillermo Kuitca et des aquarelles d'Olafur Elliasson...

Michaël Borremans The egg (2007-2010) et Tom Friedman untitled (apples) (2012)

Michaël Borremans The egg (2007-2010) et Tom Friedman untitled (apples) (2012)

Chen Zhen Un-interrupted voice (1998)

Chen Zhen Un-interrupted voice (1998)

Les oeuvres de la collection permanente jouent quant à elles sur les idées préconçues et donnent à voir des objets familiers présentés de façon surprenante. Que ce soit l'ascenseur miniaturisé de Maurizio Cattelan, le couple hyperréaliste et plus grand que nature de Ron Mueck ou les casseroles de Maha Malluh... Certaines galeries du musée ont même été conçues en fonction des oeuvres qu'elles accueilleraient comme c'est le cas pour Open Ended, la sculpture monumentale et anxiogène de Richard Serra, les "cylindres translucides" de Roni Horn ou encore le Skyspace de James Turrell... Leandro Erlich résume bien la vocation de la collection quand il dit, en parlant de son oeuvre Swimming Pool: "L'oeuvre propose au visiteur une expérience unique. Si vous voyez l'oeuvre personnellement, vous n'oublierez jamais que vous l'avez vue."

Maha Malluh Food for though - Al mu'allaqat (2014)

Maha Malluh Food for though - Al mu'allaqat (2014)

Roni Horn untitled (2012-2013)

Roni Horn untitled (2012-2013)

Leandro Erlich, Swimming Pool (2016)

Leandro Erlich, Swimming Pool (2016)

La collection amène constamment le visiteur à questioner sa perception du réel, et à l'instar du néon de Maurizio Nannucci, l'incite à Listen to Your Eyes (écoutez vos yeux).

Maurizio Nannucci, Listen to your eyes (2015)

Maurizio Nannucci, Listen to your eyes (2015)

Copyright © 2016, Zoé Schreiber

Gregory Crewdson, 'Cathedral of the Pines', Galerie Daniel Templon

C'est avec beaucoup d'intérêt et de curiosité que je suis allée voir l'exposition de Gregory Crewdson « Cathedral of the Pines » à la Galerie Daniel Templon à Bruxelles. Cette exposition permet au visiteur de s’immerger dans l’univers visuel hautement scénographié et mélancolique du maître de la « staged photography » ou de la photographie-mise-en-scène.

C'est la première européenne de la « Cathedral of the Pines » et l'exposition est à voir jusqu'au 29 octobre simultanément dans les galeries Templon de Paris et de Bruxelles. La galerie Templon de la rue Veydt à Bruxelles présente 13 des 31 photographies que compte la série, les autres 19 photographies sont exposées dans l'espace parisien de ladite galerie.

Vue de l'installation de "The Cathedral of the Pines" de Gregory Crewdson, Galerie Daniel Templon, 13A Rue Veydt, Bruxelles.

Vue de l'installation de "The Cathedral of the Pines" de Gregory Crewdson, Galerie Daniel Templon, 13A Rue Veydt, Bruxelles.

Gregory Crewdson et son équipe ont effectué leurs prises de vues dans la petite ville de Becket en Nouvelle-Angleterre. Le titre de la série « Cathedral of the Pines » se réfère au nom d'un sentier situé à proximité de Becket. Les photographies qui composent la série marquent un renouveau créatif pour M. Crewdson qui s'est exilé de la scène new-yorkaise après un divorce houleux et a choisi les paysages majestueux de son enfance pour se ressourcer. Comme il l'explique: « C'est au coeur des forêts de Becket, Massachussets, que j'ai finalement senti l'obscurité se lever, que je me suis reconnecté avec mon processus artistique et que j'ai évolué vers une période de renouveau et de créativité. »

Dans le documentaire Gregory Crewdson : Brief Encounters (2012), on apprend que Gregory Crewdson fait de la photographie comme s'il faisait du cinéma et les moyens engagés (tant financiers que techniques) sont à la hauteur de ceux d'un tournage cinématographique: les clichés sont pris au cours de plusieurs semaines et exigent la collaboration d'une équipe composée d’acteurs, de décorateurs, d’accessoiristes, d'éclairagistes et autres ingénieurs... « Cathedral of the Pines » ne déroge pas à la règle, même si dans cette série, qui se veut plus intimiste, M. Crewdson a fait le choix d'utiliser des décors pré-existants et des acteurs non professionnels.

Le format (95,3x127cm) et le sujet des photographies rappellent les tableaux de son compatriote, le peintre Edward Hopper. Désolation, solitude, et nostalgie sont les sentiments qui viennent à l’esprit. On a l'impression de faire intrusion dans une scène à laquelle on ne comprend pas grand chose, d'entrer dans une séquence figée dans le temps, un arrêt sur image sorti hors contexte et que Crewdson nous laisse interpréter au gré de notre propre imagination.

Pregnant Woman on Porch, 2013, Gregory Crewdson

Pregnant Woman on Porch, 2013, Gregory Crewdson

A Woman In The Sun, 1981, Edward Hopper

A Woman In The Sun, 1981, Edward Hopper

Ce qui m'a frappé lors de la visite de l'exposition « Cathedral of the Pines » c'est le ressenti du passage du temps à travers l'alternance des saisons que l'on perçoit d'une photo à l'autre... Ce passage du temps ressenti révèle la durée de production des images qui ont été réalisées en trois "tournages" sur deux ans et demi. Les photographies sont d'une netteté extrême et en m’approchant et en analysant les images exposées, j'ai été interpelée par le foisonnement d'éléments narratifs et de détails: reflets dans les vitres, livres dont on arrive même à lire les titres et vêtements parsemés sur la moquette... Nus ou vaguement habillés, seuls ou accompagnés, jeunes ou d'âge mur, en extérieur dans une voiture entourés de pins vertigineux ou encore prostrés dans un intérieur feutré donnant sur un paysage enneigé... Les sujets des photographies de M. Crewdson ne regardent jamais frontalement la camera et ce parti-pris de l'artiste confère aux "scénarios en une image" une dimension documentaire quasi-réelle voire surréelle, dans la mesure où les "acteurs" ne semblent même pas se rendre compte de l’artifice photographique. Inconscients d’être photographiés, ils ne peuvent regarder au-delà des deux dimensions qui leurs sont imposées et des frontières du cadre dans lequel ils s’inscrivent, comme incapables de sortir de la réalité construite et imposée par leur concepteur. Si la réalité documentée que nous donne à voir l'artiste est vraisemblable, elle n’est qu’invention, fruit de l’imagination fertile et poétique de son auteur parce qu'on sent bien que tout est réfléchi et prémédité dans les photographies de Gregory Crewdson.

Il nous invite à tenter de comprendre les états mentaux des habitants de ses tableaux photographiques mystérieux. L’alternance dans les prises de vues traduit à la fois la distance et la proximité avec les êtres fictifs photographiés. Nous sommes soit avec eux, dans une banale pièce ou en extérieur, soit nous les observons avec un certain recul à travers un autre cadre : le sillage d’une porte (The Shed, 2013), un miroir (Father and Son, 2013 et Seated Woman on Bed, 2013) ou une fenêtre. J'ai appris que l'exposition intitulée «Rooms with a View» au Metropolitan Museum à New York en 2011 a inspiré la série exposée. Comme le confie l’artiste dans un entretien accordé le mois dernier au Journal Libération : « Dès qu'on réunit un personnage, une fenêtre et un paysage, on crée une situation où s'exprime très fortement le désir. »

Dramatiques et souvent troublantes, les images m’ont pourtant parues paisibles. Bien que tout soit figé dans « The Cathedral of the Pines », les portes entrouvertes, les traces de pas ou de pneus dans la neige et les reflets dans les miroirs semblent suggérer un évènement passé ou l’imminence d’une action à venir et la présence hors-champ d’un personnage tiers, susceptible de tout faire basculer. Cela m'amène à me demander si le visiteur n'est somme toute pas placé dans la peau du photographe lui-même... 

Copyright © 2016, Zoé Schreiber